Буркхард Байнс. Echtzeitmusik и политическая экономия музыки
Буркхард Байнс — немецкий музыкант-импровизатор. В 80-х он занимался экспериментами с магнитной пленкой и различной модифицированной электроникой, с начала 90-х перешел на акустическую перкуссию, играя на ней так, словно это электронный инструмент по структуре и физическим свойствам звука. С середины прошлого десятилетия Байнс совмещает в разных вариациях электронные и акустические инструменты, выработав индивидуальное звучание. Он участник таких важных для экспериментальной импровизационной музыки групп, как The Sealed Knot, Polwechsel, Trio Sowari, Splitter Orchester и Perlonex. Байнс был среди тех, кто с середины 90-х сформировал берлинскую сцену экспериментальной музыки Echtzeitmusik, зародившуюся в заброшенных пространствах восточного Берлина после падения стены и ставшую впоследствии примером уникального симбиоза анархистской самоорганизации музыкального сообщества и передовых эстетических экспериментов. Глубоко исследуя возможности импровизационной интеракции, музыканты Echtzeitmusic работали на периферии самых разных музыкальных направлений, от техно и
Об этом Буркхард Байнс рассказал в интервью в преддверии московского концерта трио Perlonex, который состоится в пятницу, 19 октября.
Даниил Бурыгин: Вы приехали в Берлин в 1995 году, когда сцена Echtzeitmusik только начинала складываться. Какие у вас были впечатления от нее и от берлинской музыкальной жизни в целом в то время?
Буркхард Байнс: Берлин всегда был очень живым и постоянно меняющимся городом с точки зрения андеграундной музыки. В 80-е он был известен сценами пост-панка и инданстриала, но также и
ДБ: Как появилось название Echtzeitmusik?
ББ: Его использовали молодые музыканты из Anorak на флаерах к своим концертам. Их связь с
ДБ: Есть определенный миф вокруг Echtzeitmusik, что это был своеобразный бунт против «отцов» — импровизаторов старшего поколения, практиковавших экспрессивную манеру игры. Редукционизм в такой формуле удобно подходит на роль антитезы. Так ли это было в действительности?
ББ: Трудно говорить за всех. У каждого свой бэкграунд, кто-то получил формальное образование, кто-то самоучка. Скажем, я вышел из экспериментального рока и электронной музыки. В 80-е мне была ближе скорее британская сцена импровизационной музыки, чем FMP. Но мне кажется, мы просто хотели сделать что-то отличное как от FMP, так и от британского импрова — от этой непрерывной игры. У нас было такое впечатление, что эти музыканты во время импровизации будут просто продолжать играть непрерывно, даже если у них не будет ясных идей. Нам хотелось выбиться из такой позиции: если у нас нет идеи, мы перестаем играть. Или еще более радикально: за начальную точку берется тишина. Каждый звук или музыкальный жест был отдельным решением и предметом раздумий, а не частью постоянного потока.
ДБ: Можно ли назвать ваш тип импровизации более интеллектуальным, чем традиционная интуитивная импровизация?
ББ: Скорее это стратегия исследования возможностей, направленная на избавление от определенных импровизационных привычек. В процессе мы пришли к выводу, что событие, обладающее началом и концом, приобретает большую значимость. Иногда это приводило к ситуациям дискомфорта, что также было частью исследования. Однако нужно иметь в виду, что Echtzeitmusik к 2000 году не сводился только к редукционизму, параллельно сосуществовало множество других подходов.
ДБ: Кажется, это очень типично для сцены Echtzetmusik — склонность к анализу, саморефлексии, обсуждению импровизации участниками после концерта. Для многих импровизаторов подобные обсуждения табуированы (самый очевидный пример — AMM).
ББ: Да, и мы видим, к чему это привело: участники группы спустя много лет пишут книги, а другие участники в шоке читают эти откровения, потому что они друг другу никогда не рассказывали об этих вещах. Возможно, это не лучший способ. По всей видимости, наши обсуждения вытекают из выбранной нами отправной точки, из тишины. Я помню, в то время у нас было много связей взаимообмена с Лондоном. Когда мы приезжали с концертами, местные музыканты очень удивлялись, когда мы после концерта начинали обсуждать музыку, которая только что происходила. Они не понимали, зачем, даже немного обижались: разве что-то не так? Сегодня это воспринимается уже совсем по-другому, наверное,
ДБ: Примерно в это же время параллельно развивалась группа композиторов и импровизаторов Wandelweiser, в центре внимания которой также была тишина — в последние годы она получила небывалое международное признание. Каковы были ваши с ними отношения в 90-е годы?
ББ: Эта группа была активной во второй половине 90-х, некоторые композиторы жили в Берлине. Например, Карло Индерис делал концептуально очень интересную серию концертов в церкви Zionskirche. Каждое воскресенье на протяжении нескольких лет в шесть утра было сольное выступление с каменной инсталляцией на полу, которая пополнялась одним камнем с каждым новым выступлением. Я посещал их концерты, это было интересно в сравнении с тем, что делали мы в это время — мы интенсивно работали с тишиной, с короткими и отчетливыми действиями внутри тишины. Но в отличие от Wandelweiser мы импровизировали. Я всегда считал, что намного больше силы и напряжения в ситуации, когда решение принимается в режиме реального времени. Есть фундаментальное различие с тем, когда исполнитель ждет нужный момент, чтобы издать прописанный композитором звук. Но было интересно снова и снова посещать концерты и сравнивать, осознавая эту фундаментальную разницу.
ДБ: Ваша книга изначально ставила целью запечатлеть уже на тот момент довольно подвижное состояние сцены Echtzeitmusik. Что поменялось за время, которое прошло после ее выхода?
ББ: Многое поменялось — даже за последние пять-шесть лет, пришло много новых людей. Книга была издана восемь лет назад, и я помню наше общее ощущение, что мы должны издавать ее сейчас или никогда, иначе ее предмет успеет безнадежно устареть — клубы, стили, активные участники. Сейчас мне уже сложно сказать, что составляет сцену — многие музыканты проводят здесь выходные, пару месяцев, год — являются ли они частью сцены? Что точно изменилось, это то, что больше нет единой картины. Сцена стала более разнообразной. Спектр подходов, техник и инструментов, конечно, всегда был широким, но сейчас он еще в большей мере расширился. Это неудивительно: чем больше люди работают над
ДБ: Вы сказали, что в середине 90-х Anorak представлял собой достаточно закрытое сообщество. Сегодня любому молодому музыканту из любой части мира предельно легко влиться в экспериментальную сцену Берлина. Каковы последствия для сцены такого низкого порога вхождения, в том числе, для ее эстетического самоопределения?
ББ: Причина и одновременно следствие этого — разнообразие музыки в Берлине, которое мы уже упомянули. Если в 90-е клубы были четко специализированными, то сегодня в самой основе концепции таких мест, как Labor Sonor, лежит максимальное смешение различных жанров и медиа. Я думаю, в целом это хорошо, что сцена стала такой открытой для новых музыкантов. Кто-то не так давно сказал, что Echtzeitmusik наконец достигла состояния постмодерна, и это похоже на правду. При таком разнообразии молодые музыканты не хотят полностью посвящать себя чему-то одному, тем более, когда стиль лишился идеологии.
ДБ: Такое расширение вряд ли может пройти без ущерба той особой сфокусированности и исследовательской энергии, которые отличали Echtzeitmusik в 90-е и начале 2000-х. Что вы можете сказать о ваших собственных ощущениях от импровизации на сцене сегодня, они уступают в интенсивности тому золотому периоду?
ББ: Для меня каждый концерт — это интенсивное испытание, я никогда не играю формально. Даже в тех группах, где все друг друга хорошо знают, я обнаруживаю себя каждый раз в новых условиях. Это, пожалуй, часть этоса данной музыки, в такой ситуации невозможен небрежный подход: играем, как играли до этого, никто не заметит. Когда музыканты играют друг с другом продолжительное время, они находят общую территорию, в которой, так или иначе, остаются. Необязательно пробовать все в каждой группе. Таким образом круг возможностей становится ограниченным, но в то же время музыканты способны лучше фокусироваться на определенных вещах, в результате чего удается избежать повторений и клише. Другими словами, обновление достигается на основе общего опыта. С Perlonex у нас была пауза в пару лет, но учитывая совместную историю длиной в пятнадцать лет до того, с одной стороны, мы вернулись туда же, где в последний раз остановились, с другой, каждый участник привнес новый опыт.
ДБ: В книге много места уделяется политическому содержанию и потенциалу сцены. Эта проблема, как мне кажется, сегодня не тривиальна. Легко было говорить о связи эстетики и политики в то время, когда звучание сцены радикально противоречило окружающей аудиокультуре — громкий нойз или экстремальная тишина. Сейчас при всем желании будет трудно вывести прямое политическое содержание из экспериментальных звуковых искусств. Да и импровизационная сцена в значительно большей степени институционализирована, чем даже восемь лет назад. Согласны ли вы с таким тезисом, что эта музыка становится все более деполитизированной?
ББ: Это можно сказать про любое новое явление — сначала оно вызывает шок, потом постепенно включается в систему. Кроме того, модернистские процессы в целом изнашиваются — сегодня все возможно и ничто по-настоящему не шокирует. К тому же, шок — это не то, что можно развивать и усиливать бесконечно. Теперь нойз либо никого не заботит, либо вызывает реакцию «это просто не мое». С одной стороны, новые открытия вызывают быстрое привыкание, с другой, экстремальные вещи не замечаются всем обществом, как замечались в начале 20 века — сегодня остались только субсистемы, внутри которых музыка доносится до отдельных групп. Поэтому я скептически настроен по поводу потенциала этой музыки, в лучшем случае она может достучаться до небольшого количества новых слушателей. В Берлине таких действительно много, но, возможно, это объясняется тем, что сюда приезжают многие из тех, кто потенциально готов к принятию такой музыки. Но надо ли нам привлекать внимание большего количества людей? Возможно, мы уже достаточно конвертировали этот потенциал.
ДБ: Есть и другой взгляд: связь эстетики и политики может быть не прямой, а опосредованной, через выражаемый в музыке диссенсус. В этом смысле хороший пример представляет собой Splitter Orchester — радикально демократический оркестр в составе более двадцати человек. Это пример организации, которая самой своей конфронтационной социальной структурой бросает вызов многим современным авторитарным типам организации.
ББ: Да, сама каждодневная практика работы: определенные рабочие процедуры, отсутствие лидера, равные права всех участников, право голоса у каждого, — все это может дать почувствовать, насколько по-настоящему сложна групповая деятельность. Эффект будет не количественным, а качественным, дающим другое видение политических процессов. Время от времени мы выступаем в контексте академической музыки, и такой оркестр без лидера и композитора, наверное, несет определенную осознанность публике. Это настоящая демократия в действии, чего очень мало в нашей жизни. Если мы посмотрим на наш каждодневный опыт, повсюду нас окружают организации, сконструированные иерархически. Интересно также исследовать пределы: двадцать четыре участника — это уже очень много, мы работаем буквально на пределе возможностей. Это крайне сложно, требует много дисциплины от всех участников, чтобы процесс не превратился в хаос. Мы развили со временем некоторые зачатки парламентаризма, потому что не всегда получается обсуждать вопросы всем вместе, просто потому что часто сложно даже собраться всем в одном помещении. Сейчас у нас есть две выборные должности для предварительной проработки некоторых вопросов. Они же связываются с менеджером — есть и такая должность, но менеджер не вмешивается в эстетические вопросы. Я думаю, если бы каждый человек хотя бы однажды испытал такой опыт групповой деятельности, мы все стали бы намного менее требовательными и безапелляционными относительно выбора принимаемых решений, касающихся всех.