Donate
Вслух. Исследования звука

Александр Рябин. По канве Мортона

Marina Israilova13/06/17 10:255.9K🔥

Лекторий «Вслух» републикует статью Александра Рябина о Patterns in a Chromatic Field Мортонa Фелдманa — текст-победитель Всероссийской премии «Резонанс» — премии для молодых музыкальных критиков, которые пишут об академической музыке и музыкальном театре.

Текст был опубликован в Schola criticorum 2, сборнике работ магистрантов программы «Музыкальная критика» Факультета свободных искусств и наук СПбГУ и в научном журнале Санкт-Петербургской консерватории Opera musicologica (2017, № 1).

С 1950-х годов и до смерти Мортон Фелдман добивался свободы звука. Свободы от композитора, музыканта, партитуры, времени, истории. Свободы совсем не в карнавальном понимании «Делай, что хочешь», как поступал вечно улыбчивый Джон Кейдж. Привлекательность и простота этого рецепта отдают безразличием и пустотой дзен-буддизма, которых Фелдман чем дальше, тем больше сторонился.

Первую известность Фелдману принесли графические партитуры: вместо привычных нотных линеек, в пятидесятые годы композитор начал чертить таблицы с квадратными ячейками: три по вертикали — для верхнего, среднего и нижнего регистров — и сколько хватало места по горизонтали. Каждая ячейка — один такт. В них он записывал цифры — сколько нот в каком регистре следует играть. В заданных пределах темпа и количества исполнитель волен выбирать высоту, динамику и длительность нот.

Эта вольность в конечном счёте разочаровала Фелдмана. Вернувшись к нотной записи, он убрал тактовые черты и длительности нот, что тоже оказалось не лучшим рецептом свободы. Фелдман вернулся к традиционной нотации со всеми её ограничениями — но в принципиальном отдалении от общепринятых в то время сериальной и минималистской техник. В поздних сочинениях композитор пользовался собственным устойчивым словарём: одни и те же фразы кочуют по произведениям, слегка меняя инструментальный наряд. Фелдман обнаружил свободу звука в ограничениях. Фелдман выбрал служение звуку. Он искал способов достичь своей цели сначала у художников-современников, абстрактных экспрессионистов, а с конца семидесятых всё пристальней всматривался в старинные орнаментальные ковры. С увлечения коврами Фелдман начал свои самые хитроумные эксперименты с музыкальным временем, тишиной и масштабом. Его поздняя музыка, как ни странно, становится всё больше похожей на то, как работал Джексон Поллок, не с холстом, а внутри него: «я могу <…> в буквальном смысле быть внутри картины» — с той разницей, что живопись действия заканчивается, когда холст готов, и зритель имеет возможность лишь реконструировать это действие, представлять его. Музыка Фелдмана вместо реконструкции даёт возможность быть внутри этого действия, не слушать законченное произведение-форму, а проживать его.

Рецепт Patterns in a Chromatic Field (далее — PCF) Фелдман описывал: «Делай так, потом делай иначе. Скажи одним образом, затем другим. Оркеструй так, потом по-другому. Используй этот ритм, затем иной».

Эта пьеса — одна из главных в его цикле по мотивам ковров. Фелдман перенёс в музыку организацию орнамента, изменения оттенков одного цвета, ритм блоков; симметрию, распадающуюся под пристальным взглядом. Пристальность — переживание каждого музыкального события — даёт возможность почувствовать масштаб произведения, словно слух превращается в руки ткача, плетущего узоры. Если ковёр можно увидеть целиком, то услышать его возможно только так, деталь за деталью, словно оказываясь внутри него. Это можно было бы назвать абстрактной, отвлечённой работой, но PCF конкретно, разглядывание слухом — реальное действие. Чтобы показать это, Фелдман тасует паттерны, постоянно меняя ход музыкального времени. Так создаётся территория непредсказуемости: повторения только кажутся таковыми.

PCF представляет собой гигантскую вариацию на тему диалога фортепиано и виолончели, где время стягивается и разреживается от паттерна к паттерну. «Ковровая» архитектура произведения вообще располагает к исполнению каждого блока как отдельного и законченного события. На многих записях PCF сквозное развитие чаще старательно укрывается, представляя вместо движения из пункта А в пункт Б серию законченных движений, нечто вроде сборника афоризмов. Так поступили, например, Джон Тилбери и Дейрдре Купер. Тилбери — пожалуй, один из самых внимательных исполнителей музыки Фелдмана — как бы охлаждает время, чтобы вместо пути был слышен каждый шаг. К слову, приостановка реального времени — общее место в записях этой пьесы.

Джон Тилбери играет Мортона Фелдмана. Дюссельдорф, 2005 год.

На вышедшем в 2016 году диске пианиста Штеффена Шлейермахера и виолончелиста Кристиана Гигера произведение, напротив, соединено идеей не статики, но движения. Для Гигера, виолончелиста лейпцигского Гевандхауса, исполнителя преимущественно музыки классиков и романтиков, это первая запись музыки Фелдмана; у Шлейермахера, напротив, довольно солидная дискография фортепианных произведений композитора. Его игра, словно повинуясь духу немецкой послевоенной музыки, зачастую жестка и дискомфортна, порой небрежна — так, будто, прежде чем угаснуть, каждый звук, раздражённый и ощетинившийся от прикосновения молоточка к струне, потревоженный нуждой звучать, движется к тишине, успокаиваясь. Время у Шлейермахера упруго и подтянуто, а под поднятыми демпферами постоянно живёт густое тембральное облако. Эта запись телесна, даже физиологична (можно, например, расслышать дыхание, по всей видимости, виолончелиста). В этом есть намеренное ускользание от изолированности модернистской партитуры-в-себе, каковой является PCF. Виолончель и фортепиано не выступают как голоса (так происходит в записи Рене Берман и Кес Веринга [издана на лейбле Attacca в 1991 году], где микрохроматизмы виолончели подчеркнуто истеричны), и значит нет произносимого, остаётся только произношение. Акцентируются не фразы, а звук конкретного инструмента: игра обоих музыкантов избегает навязывания эмоции.

Сверхзадача этого ускользания заключается в прорыве границ паттернов, чтобы вместо разглядывания каждого отдельного события проступили движение и связность, поток, впрочем, неминуемо разряжающийся в несимметричных диалогах двух инструментов. Это придаёт записи бодрость в начале, легкое головокружение от темпа смены паттернов, — но разреженные пространства партитуры берут своё, и поток замедляется, время растягивается, хотя тишины между событиями оба музыканта тщательно избегают. Оба предпочитают сгладить угловатость ассиметричного времени, насколько это возможно, и держаться ровной интонации на протяжении почти восьмидесяти минут. Игра обоих музыкантов выверенная и точная, виолончельные микрохроматизмы всегда в нужной высотности, смычковые движения без осечек, а фортепианные кластеры взрываются без дыма и марева, ясно слышные, — лишь местами партия фортепиано пропадает в тени виолончельных соло.

Запись Гигера и Шлейермахера без психологизма зрелищна, она скупа на эзотерику, которой, порой грешат другие исполнители Фелдмана — музыканты намеренно удерживают слух на поверхности. Вместо опыта переживания они предлагают конкретность звучания собственных инструментов. Вместо погружения внутрь, музыканты двигают звуковые тела из пункта А в пункт Б, заставляя лишь наблюдать звук, но не оказываться в нём.

Author

Евгений Авдеев
Ekaterina Rudaia
Extybt Strnr
+7
1
Share

Building solidarity beyond borders. Everybody can contribute

Syg.ma is a community-run multilingual media platform and translocal archive.
Since 2014, researchers, artists, collectives, and cultural institutions have been publishing their work here

About