Грэм Харман: «Не думаю, что объекту необходимо противостоять исчерпанию странности»
TZVETNIK поговорил с философом Грэмом Харманом о странных объектах, плазме Латура, популярности объектно-ориентированной философии и двух типах художников.
Наталья Серкова: В последнее время мы можем наблюдать, как в культуру проник тренд на всевозможные «странные» (‘weird’) объекты. О нечеловеческих сущностях, обитающих совсем рядом с людьми, снимают фильмы, в модной индустрии уже несколько сезонов создают вещи, до неузнаваемости меняющие силуэт, в рекламе KFC полковник Сандерс играет на гитаре в форме панированной курицы. Повсеместны обращения к пост-, анти- и
Грэм Харман: Я должен сразу отметить, что некоторые люди могут использовать слово «странное» в более широком смысле, чем обычно использую его я. Для меня это слово имеет четкий, технический смысл: это ситуация, при которой между объектами и их качествами существует напряжение вместо того, чтобы объекты оказывались сведены к своим качествам. Вообще, могу сказать, что с помощью такой формулировки я в целом определяю эстетику как таковую, поэтому немного странности для меня существует в любом подлинном эстетическом опыте. В оригинальном тексте шекспировского «Макбета» ведьмы названы «странными сестрами» (‘weird sisters’), и, конечно, можно вспомнить Лавкрафта, который писал тексты для журнала Weird Tales и которые сам он называл weird fiction. В этих примерах слово «странный» употребляется приблизительно с тем смыслом, с которым я использую его уже в качестве термина. Вы спрашиваете мое мнение о том, почему объектно-ориентированная философия сумела завоевать популярность в самых разных сферах. Первая причина заключается в том, что тема объектов, их качеств и их отношений связана с любой возможной областью. Некоторые из форм спекулятивного реализма попросту продолжают утверждать, что «наука» является фундаментальным способом познания, и что все остальное, включая философию, должно преклоняться перед открытиями науки. Объектно-ориентированная философия никогда так не считала. Мы всерьез относимся к требованиям любой области, и поскольку никто не любит, когда его дисциплину называют служанкой какой-то другой дисциплины, я думаю, люди ценят нас за наш подход. Я также хотел бы в этой связи отдать должное Бруно Латуру, чья акторно-сетевая теория, несмотря на хорошо известные разногласия с некоторыми ее утверждениями с моей стороны, является невероятно влиятельной теорией с широчайшим междисциплинарным охватом. Думается, что большая часть моей аудитории — это те, кто до этого уже входил в круг читателей Латура, и это только одна из множества вещей, которыми я обязан ему. Когда историки будут однажды писать историю философии периода конца нашей современности, я уверен, что Латур окажется в центре этой истории.
НС: В свое время в «Пересборке социального» Латура меня впечатлило понятие плазмы — избытка, который всегда остается за пределами получаемых нами данных, но при этом, судя по всему, продолжает оказывать влияние на акторов и сети. В этом смысле ваш объект, который всегда больше своих проявлений, одновременно и спорит с Латуром, и в определенном смысле отсылает к латуровской плазме. Если я правильно понимаю, именно вот эта «плазматическая» часть объекта и является той технической странностью, о которой вы говорите. Однако, насколько я понимаю, плазма, несмотря на ее «текучее» название, в случае ваших объектов остается тем самым, что твердо и непоколебимо присутствует в объекте всегда. Что-то вроде «души» объекта, которую невозможно пощупать, но без которой объект
ГХ: Проблема с латуровской плазмой — я писал об этом в «Государе сетей» (‘Prince of Networks’) — заключается для меня в том, что она слишком сильно напоминает пре-сократический апейрон. Его плазма является совершенно не форматируемой, и поэтому каждый объект имеет в своей основе одну и ту же плазму. Но как возможен в таком случае прыжок от
НС: Получается, что странность объекта всегда находится в безопасности. В любом случае, если я правильно понимаю, для того, чтобы иметь возможность каждый раз улавливать то, что не было замечено и описано в объекте до этого, необходимо каждый раз устанавливать наличие у объекта новых связей или создавать эти связи самим. Здесь можно увидеть возникновение определенного напряжения между синхроническим и диахроническим подходами. Кажется, что диахрония причинно-следственных связей не может дать нам того прибавочного знания, которым нас может обеспечить игровая, спекулятивная спонтанность моментальных синхронических сборок. В каком отношении друг к другу, на ваш взгляд, находятся эти два подхода для производства актуального знания об объектах и какой подход методологически кажется вам наиболее релевантным?
ГХ: Любопытно, что вы поднимаете вопрос о синхронических и диахронических аспектах в связи с отношениями между объектами. На мой взгляд, слишком много внимания уже было уделено вопросу о
НС: На мой взгляд, косвенно подход Мейясу все же позволяет заострить внимание на отдельном моменте. В частности, благодаря его открытиям, проживание длительности момента, пресловутое «здесь и сейчас», ставшее очень модным в последнее время, становится приоритетнее, чем какие-либо причинно-следственные связи (и это оказывается похоже на ортодоксальный христианский подход в лице апостола Павла, что тоже очень интересно). В современном искусстве я вижу отражение этого в изменении метода производства искусства художником, что влечет за собой изменение перцепции искусства зрителем. Художники все больше пытаются уходить от прямых и однозначных высказываний, фраза «эта работа о
ГХ: Я думаю, мы с вами расходимся в восприятии Мейясу, так как я нахожу его философский подход скорее «диахроничным», чем «синхроничным». Что касается вашего вопроса, можно вспомнить Ницше и Хайдеггера, которые во многом несут ответственность за то, что, рассматривая объект искусства, мы скорее занимаем точку зрения создателя этого объекта, чем его зрителя. Я не согласен с таким подходом и склонен в этом смысле рассматривать создателя искусства как зрителя, просто очень хорошо подготовленного. Ницше, к тому же, занимает сексистски окрашенную позицию, называя искусство, ориентированное на зрителя, «женской эстетикой», и связывая это с пассивностью, вместе с тем любой, кто хоть сколько-то успел прожить на земле, сразу же поймет, что отождествление женщин с пассивностью является наивным искажением человеческой жизни. Как бы то ни было, в методах обоих философов есть и другие очевидные различия. Вы говорите о художнике, который должен заставить зрителя споткнуться и остановиться. Это правда, хотя, вероятно, это всегда было правдой, вопрос только в том, чтобы заставить зрителя споткнуться и остановиться в нужном месте! В конечном итоге, вероятно, имеются два типа художников. Художник первого типа хочет направить вас в конкретное место и отрезает пути, по которым вы должны проследовать, в то время как художник другого типа предлагает вам пир из множества деликатесов и предлагает вам самому определить порядок, в котором вы будете их пробовать. На самом деле, таким же образом мы можем классифицировать целые жанры искусства. В романе вы читаете слова по порядку и идете туда, куда писатель хочет вас привести. В отношении кино это работает еще более явным образом, так как вы должны сидеть и смотреть фильм, пока он не закончится, по крайней мере, если смотрите его в кинотеатре. То же самое и касательно музыки. Но подумайте в этом ключе об архитектуре: вы проходите сквозь здание или мимо него в вашем собственном ритме и следуя вашей собственной траектории. Я часто думаю о том, что визуальные искусства упускают этот потенциально новаторский момент, отказываясь от организации в пространстве сразу несколько привлекающих внимание объектов по примеру архитектуры так, чтобы зритель мог исследовать их, прокладывая свой собственный маршрут.
Беседа впервые опубликована на TZVETNIK