Ассоциации «худших». Или нет?
Сегодня в интернете появляется все больше сообществ и частных групп, в которых художники выкладывают свое творчество. На примере сообщества во ВКонтакте «Ассоциация худших художников» размышляю о состоянии и путях развития современного искусства.
Все изображения, использованные в тексте, взяты со стены группы.
В 2016 году питерский фотограф Вадим Соболев решил создать сообщество, посвященное «худшим» фотографиям. Во ВКонтакте он создал группу АХУФО — Ассоциация Худших Фотографов — объединив «тех, кто никого и никогда не просит улыбнуться». Любой мог предложить к публикации свои любительские или профессиональные фотографии, объединенные российскими экзистенциальными мотивами: «Это был своего рода визуальный рассказ о реальности с безграничным количеством авторов»[1]. Спустя несколько месяцев появилась АХУХУ — Ассоциация Худших Художников, далее АХУЛИ (литераторов), АХУМУ (музыкантов) и АХУЖУ (журналистов).
Аудитория самого большого из сообществ — фотографов — 50 тысяч человек. Далее — художники — 36 тысяч человек. Эти ассоциации — один из многих примеров. В любой социальной сети можно найти десятки, сотни сообществ и частных групп, где люди делятся своим творчеством. Многие из них действительно о «творчестве» — хобби, дизайне, «аниме» и рукоделии. Но АХУХУ претендует на звание маргинального сообщества именно современных молодых художников, пытающихся выразить «дух эпохи» и реальность вокруг. В группе можно найти произведения ничуть не хуже, а иногда и лучше, многих произведений музейного и галерейного современного искусства. Действительно ли такую популярность творчества обеспечивает доступность материалов, технических средств и средств распространения информации? В чем еще причина повального увлечения молодых людей культурой (искусством, литературой, поэзией, музыкой) и желания делать ее собственными руками?
На мысль о культурологическом анализе современного российского искусства меня натолкнула книга Владимира Паперного «Культура Два». В ней он ввел оппозицию двух советских культур — первой, которая господствовала в 1920-х, и второй, сменившей ее, условно, с 1932 по 1954 — указав на закономерную историческую смену этих культур вплоть до сегодняшнего дня. Он разделяет эти культуры по дихотомиям движение-неподвижность, горизонтальное-вертикальное, неживое-живое, реализм-правда и так далее. Основное внимание Паперного направлено на архитектуру, которая служит иллюстрацией его идей.
Наше внимание будет сосредоточено на современном искусстве, потому что процессы, происходящие в современной художественной среде, можно экстраполировать на процессы, происходящие в российской культуре в целом и наоборот. Мы согласимся с Паперным и «будем исходить из предположения, что изменения, происходящие в художественной среде (прим.: заменено «архитектуре»), и изменения, происходящие в других искусствах, в экономике, в образе жизни, типах социальной организации, в газетной лексике и т.п., подчиняются некоторым общим закономерностям»[2].
Если уточнить область применения модели Паперного и рассматривать современное искусство, то именно
Вопрос «что такое искусство?» чаще ставится вскользь, чем четко и необходимо. Дюшан еще в начале 20 века завещал, что искусством может стать все, что угодно: «Искусство мертво в том смысле, что, вместо того чтобы заниматься раскладыванием по полочкам — сколько-то художников, столько-то квадратных метров, — оно станет универсальным, станет частью жизни каждого человека. Каждый будет художником, но не будет именно так называться»[3]. Именно поэтому мы имеем дело скорее с художественными практиками, чем с искусством. Художественные институции также отыгрывают логику микроисторий искусств — то есть стилей, направлений, практик. Именно кризис историзма и эсхатологии рушит работающие схемы Паперного, оставляя нас в ситуации безвременья или «невозможности конструирования стрелы времени»[4].
Наиболее явно эта ситуация отыгрывается в тотальности сетей коммуникаций, или, как скажет Борис Гройс, в «тотальности потока»[5]. Потоку подчиняются все: если мы говорим об искусстве, то музеи и галереи активно осваивают интернет; они стали не «хранилищем», «архивом», а вместилищем для сменяющих друг друга экспозиций; художники заводят собственные сайты и страницы, распространяясь и размножаясь по сети. Культуре сегодня свойственна (несмотря на реванш «материи» и контрреволюцию тела) дисперсность, скоротечность, эфемерность.
Отсутствие конвенции единого стиля вывело на авансцену дюшановского художника-обывателя, а не аристократического гения, выкладывающего в сеть своё искусство. Вопрос легитимации такого искусства стоит так же остро, как вопрос легитимации творений Покраса Лампаса (который уверен, что его деятельность — художественная, только потому, что его выставка «проходит в Манеже при поддержке министерства культуры»[6]) или Андрея Андреева, выставляющего деформированные холсты в «Фонде Смирнова и Сорокина».
В каждом конкретном случае мы говорим, скорее, о практиках: интересных или нет, важных или нет, нужных или нет. Плюрализм мнений не мешает, а позволяет этим практикам существовать и сосуществовать независимо от того, какие это мнения. Кажется, этих мнений может и не быть вовсе, но будет работать диогеновский аргумент «от тела»: нам говорят «это не искусство», но оно являет и обозначает себя как искусство. Это только подтверждает высказывание Анатолия Осмоловского, который вслед за Морисом Вейцем говорит о том, что «искусство — это открытое понятие»[7].
Нужно иметь ввиду, что несмотря на всю привлекательность этой сентенции, государственный официоз и электорат правящей партии страшится современных практик (видео-арта, инсталляций, science-арта, net-арта и пр.), определяя искусство через живопись и скульптуру. О консервативности говорит и академическое обучение, бюрократическая система департаментов и министерств культуры, Союзов Художников, порядок премирования и присуждения грантов. Тем не менее, государство поддерживает музеи современного искусства и молодых художников, но при условии полного контроля за их деятельностью.
Современная художественная «тусовка» в лице ЦСИ и галерей создает сообщество, ориентированное на международную сцену, знакомых друг другу художников, галеристов, критиков, стараясь держаться в стороне и особняком. Инициация в сообщество проходит чаще всего посредством обучения в институции, и чтобы почувствовать себя «своим», помимо искусства нужно обзавестись связями. «Тусовку» можно критиковать за ее герметичность и снобизм, но именно ее участники стремятся держать руку на пульсе международных теоретический и художественных тенденций.
Мы снова получаем дихотомию консервативного и институционального определений искусства, а процессы вписывания в архив культуры (Гройс) становятся политизированными. Несмотря на кажущееся противостояние официальной и оппозиционной культуры, мы имеем, скорее, их тесное сосуществование. Иерархичность, бюрократизм, застывание культуры, навязываемой властью, характерны и для большинства представителей оппозиционных сил, многие из которых давно вписаны во властную структуру и являются прямыми коллаборационистами. С другой стороны, как и во все времена, остается ряд маргинализованных, неофициальных сообществ, которые не желают быть вписаны в простую структуру имеющейся дихотомии.
Сообщества и именные группы таких художников возникают без привязки к экономическому центру или образовательной институции. Интернет — это «не-место» (Оже) вневременного потока информации. Любой человек, из любой точки страны может осуществить передачу своего искусства заинтересованному зрителю без посредника. «Новый Дюшан», во-первых, называет себя художником. Во-вторых, не включен в
У такой «самоорганизации» может быть (или не быть) ряд особенностей: отсутствие систематического образования в сфере современного искусства; отсутствие поля критического дискурса и профессионального зрителя; отсутствие поддержки авторитетных институций. Появление этой тенденции ставит лишь новые вопросы о статусе искусства и его легитимации. Оставят ли по себе эти художники хоть что-то, попадут ли они в архив? Пока художественное сообщество активно производит герменевтический дискурс для своего самосохранения, все, что в этот дискурс не попадает обречено на забвение?
Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале: в чем еще причина повального увлечения молодых людей культурой и желания делать ее собственными руками? Ответ, возможно, кроется в самом характере современной культуры: противоречивой, индивидуалистичной и плюралистичной, несмотря на все попытки государственной власти все больше и больше подавить ее стремление к свободе. В перспективе наблюдающаяся эклектичность культуры снова ставит вопрос «конца» истории и искусства. Чем закончится (и закончится ли) битва за «современное»? Сохраняются ли дихотомии противостоящих друг другу культур в условиях дисперсности? И закончится ли это противостояние с наступлением желанной свободы?
Российская ситуация сегодня похожа, скорее, не на противостояние «культуры 1» и «культуры 2» Паперного, но на ситуацию западной nobrow culture, описанной Джоном Сибруком в 2000 году: «Если старая иерархия была вертикальной, то новая иерархия nobrow существовала в трех или больше измерениях. Субкультура выполняла ту же роль, что когда-то и высокая культура: здесь вырабатывались тенденции для культуры вообще. В nobrow субкультура была новой высокой культурой, а высокая культура превратилась лишь в еще одну субкультуру. Но над субкультурой и мейнстримом находилась идентичность — единственный общий стандарт, кантианская «субъективная всеобщность»[8]. Сменившая аристократическую highbrow, популярная культура lowbrow в 80-90-е, с приходом интернета и глобального рынка, постепенно была уравновешена: «Целое поколение культурных арбитров, чей авторитет в той или иной степени зависел от сохранявшегося разделения на элитарную и коммерческую культуру, было постепенно вытеснено, и его место заняло новое поколение, умевшее адаптировать любой контент к той или иной демографической или «психографической» нише»[9]. Далее Сибрук констатирует, что идея художника как гения устарела, и в Америке стало появляться все больше художников, музыкантов, актеров, писателей: «Современный художник стал парадигмой процесса раскрытия в себе творческих способностей для всех жителей планеты»[10].
В новых условиях сосуществования элитарной, высокой, массовой, коммерческой культур, в условиях свободы самоопределения и рынка, каждому конкретному участнику художественного процесса придется делать выбор. Художникам: что создавать и куда стремиться; критикам: на чем фокусироваться и что открывать; галереям и коллекционерам: что выставлять и покупать. Если мы говорим о зрительском выборе в искусстве, то к нему простым вопросом «Это искусство. Или нет?» пытается воззвать одноименное сообщество во все том же ВКонтакте.
Возвращаясь к предмету нашего разговора, каждый из нас может ответить на вопрос: следующие произведения (и выше) из сообщества АХУХУ — искусство, или нет?
Примечания
1. Докучаева А. Cтрашно пишущая нация: как рассказывать о повседневности, объединяя «худших» фотографов, художников и писателей // Теории и практики, 7 июня 2018, доступно по https://theoryandpractice.ru/posts/16759-ctrashno-pishushchaya-natsiya-kak-rasskazyvat-o-povsednevnosti-obedinyaya-khudshikh-fotografov-khudozhnikov-i-pisateley
2. Паперный В. Культура Два — М.: Новое литературное обозрение, 2006. — с. 17
3. Дюшан М. Я хотел найти точку безразличия. Интервью с Джоан Бейквелл // The Art Newspaper Russia, 13 июля 2018, доступно по http://www.theartnewspaper.ru/posts/5885/
4. Ямпольский М. Без будущего. Культура и время. — СПб.: Порядок слов, 2018. — с. 40
5. Гройс Б. В потоке. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. — с. 15
6. Место современного искусства: художник и новые медиа — public talk с Покрасом Лампасом в Номов Манеже // Москва 24, 14 сентября 2018, доступно по https://vk.com/im?sel=13522784&z=video-35068738_456248568%2F55b625c431d9a50946%2Fpl_post_-25333870_11213
7. Осмоловский А. Искусство политично просто потому, что оно публично — интервью с Хаустовой А. // Артгид, 31 июля 2018, доступно по http://artguide.com/posts/1553
8. Сибрук Д. Nobrow®. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. — М.: Ad Marginem, 2012. — с. 75
9. Там же. — с. 79
10. Там же. — с. 82
11. Валленстайн С.-О. Судный день: введение. — М.: ИПСИ, 2013. — с. 23
Художники, работы которых встречаются в тексте:
Журнал Маргинального Искусства